jeudi 29 septembre 2011

La musique électronique I : La "nativité" de Cologne et ses conséquences



En 1951, l'ouverture du premier studio de musique électronique à Cologne, bouleverse à nouveau le paysage musical déjà fortement secoué par la naissance de la musique concrète deux années plus tôt. Ce studio ouvre ses portes le 18 octobre 1951, notamment sous l'égide d'un compositeur, Herbert Eimert, et d'un ingénieur, Robert Bayer. Contrairement à Pierre Schaeffer et Pierre Henry, les compositeurs qui très vite rejoignent ce studio afin d'y pratiquer de nombreuses expérimentations et d'y créer les premières oeuvres de musique réellement électroniques, ne partent pas du son "concret" enregistré, modifié puis monté sur disque ou magnétophone. Il font usage de ce qu'Herbert Eimert nomme les "sons d'origine électroacoustique. Le son est produit par un générateur de sons et gravé sur une bande magnétique." Il s'agit essentiellement de générateurs de sons sinusoïdaux dont l'usage, selon le principe d'un contrôle absolu de la matière sonore, exige un long et patient travail d'une extrême complexité que Guillaume Kosmicki décrit avec une grande précision dans Musiques Electroniques, des avant-gardes aux dance floors, ouvrage paru en 2010 aux éditions Le mot et le reste :
"Pour obtenir des sons riches (avec des harmoniques) ils superposent par un travail de fourmi des ondes sinusoïdales par réenregistrements successifs d'une bande sur l'autre. La structure interne du son devient alors susceptible d'être contrôlée puis intégrée à la forme générale de l'oeuvre (ce que l'imprécision d'un interprète sur instrument ne permet pas."
De plus, cette méthode permet de "gérer la macro-structure de l'oeuvre en même temps que sa micro-structure interne (jusque au plus intime du son)."
Il en résulte une série d'études dont les Klangstudien 1 et 2, ou "Etudes de timbres", composées par Eimert en 1953.



Elektronische Musik Studie I, (Etude de musique électronique I), du jeune compositeur Karlheinz Stokhausen , est semble-t-il la toute première oeuvre jamais composée pour sons sinuoïsdaux, pendant l'été 1953. Stockhausen, qui deviendra par la suite un des compositeurs majeurs de la deuxième moitié du XX° siècle est l'un des chefs de file, avec le français Pierre Boulez, d'une nouvelle conception du langage musical, le sérialisme, née au lendemain de la seconde guerre mondiale, aux conférences d'été de Darmstadt, destinées à refonder la musique sur de nouvelles bases. Un chapitre ultérieur exposera plus en détail les origines et les principes du sérialisme.
On peut cependant retenir qu'à l'origine, cette théorie de l'écriture musicale est appliquée à la lutherie acoustique et donnera naissance, même après l'invention de la musique électronique, à de nombreuses oeuvres orchestrales dont certaines sont aujourd'hui considérées comme des "classiques" de la musique du XX° siècle. L'objectif central du sérialisme est d'inventer un langage permettant au de contrôler tous les paramètres du son et de son articulation à d'autres sons, bien au-delà du traditionnel système des hauteurs caractéristique de la gamme occidentale. Il s'agit notamment de pénétrer à l'intérieur de composants les plus intimes de la matière sonore, par exemple le timbre, et de travailler ces matériaux comme éléments à part entière, en se donnant les moyens de les faire varier selon des règles d'une grande complexité. Les générateurs de sons, l'enregistrement et le travail sur bande se prêtent tout naturellement à ce type de travail beaucoup plus difficile à conduire sur des instruments acoustiques, notamment lorsque il s'agit pour l'interprète de répondre simultanément à toutes les exigences d'une partition. Cette volonté prométhéenne est sans doute utopique mais, trouvant dans les studios de Cologne un terrain et des moyens paticulièrement propices à ses recherches, elle a en retour fortement encouragé la musique électronique, contribuant à lui donner dès l'origine ses lettres de noblesse et à lui suggérer mille voies possibles dont l'exploration se fera aux cours des décennies suivantes.



Ce document filmé au seuil des années 2010 aux studio de Cologne créés par Herbert Eimert, cinquante-neuf ans après leur création, donne une idée assez précise de ce que pouvait être l'étrange matériel utilisé par les premiers compositeurs de musique électronique. Certes les technologies ont considérablement évolué, notamment depuis l'avènement de l'informatique musicale, et les studios ont pris aujourd'hui une ampleur considérable, mais l'esprit technologique commandant les principes de la musique électronique demeure le même. La vaste salle de production sonore, de composition et de mixage qu'on voit ici peut sans doute donner le sentiment d'un univers froid, plus proche de celui d'un poste de commandement de la Nasa, d'un laboratoire de physique ou du pupitre de contrôle d'une centrale nucléaire que de la chaleureuse présence de l'orchestre ou le sympathique studio empli d'objets hétéroclites où Pierre Schaeffer a conduit ses premières études de musique concrète.
Pourtant, la musique électronique n'est ni froide ni désincarnée. Au contraire, son exploration passionnée la conduit souvent en des territoires profondément humains où s'exprime un lyrisme exceptionnel, un sens émotionnel de l'étrangeté dont avaient rêvés certains compositeurs du XIX° siècle, conscients des limites de la lutherie traditionnelle et désireux d'en révolutionner l'usage, notamment en matière de musique orchestrale. On le sent particulièrement chez Wagner qui accorde à la manipulation des timbres une place centrale, au même titre qu'à celle des hauteurs ou des harmonies tonales.







Epitaph für Aikichi Kuboyama, composé entre 1960 et 1962 par Herbert Eimert en donne un exemple manifeste. Comme l'indique son titre, l'oeuvre n'a rien d'une pure composition formelle exclusivement préoccupée de règles et de principes abstraits. Elle s'inscrit au contraire dans la longue tradition des musiques funèbres, de caractère solennel. Son ampleur quasi symphonique, la présence d'une voix récitante intégrée aux sons électroniques et retraitée à l'aide de dispositifs électroniques, lui confère un haut degré d'intensité émotionnelle, entre méditation, invocation et exploration du mystère de la mort. De nombreux autres compositeurs de musique électronique et/ou concrète emploieront par la suite les sons électroniques dans des oeuvres de caractère sacré, comme Michel Chion dans son Requiem, en 1973.
En l'occurrence, l'oeuvre de Hebert Heimert rend hommage à un simple pêcheur de thon japonais, Aikichi Kuboyama, victime d'irradiations accidentelles lors d'un test sur la bombe H conduit par les Etats-Unis dans les eaux du Pacifique, en janvier 1954. Naviguant avec son équipage à bord de son chalutier, le Dragon Doré, trop près de la zone de test, le malheureux devait mourir quelques mois plus tard. De la même façon que l'expérience des camps nazis avait inspiré aux musiciens, romanciers, peintres et cinéastes un désir de refonder le monde à partir de ses ruines et d'un retour à l'élémentaire, l'ère atomique inaugurée par les deux bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945, exerce une profonde influence sur les créateurs des années cinquante et soixante. L'hommage funèbre d'Epitaph für Aikichi Kuboyama participe de cette prise de conscience et témoigne d'un humanisme tragique qui, pour être nouveau quant à ses causes et ses formes, et peut-être dépouillé d'espérance religieuse, témoigne d'un sens du sacré aussi profond que celui des Leçons des ténèbres composées au XVII° siècle par François Couperin ou du Stabat Mater de Vivaldi composé au siècle suivant.
Certes, la substance musicale d'Epitaph für Aikichi Kuboyama n'a rien de commun avec les oeuvres religieuses des deux maîtres français et vénitien. Mais elle convient parfaitement à son objet et à son époque, celle de la terreur atomique. Au début des années 1950, répondant à une question sur les raisons qui l'avaient conduit à privilégier une forme d'abstraction sans commune mesure avec les oeuvres picturales du passé, l'artiste américain Jackson Pollock avait de manière significative qu'on n pouvait pas peindre de la même manière qu'autrefois à l'âge de la radio et de la bombe atomique. De ce point de vue, les étranges pouvoirs des moyens de création électronique offrent des possibilité d'expressions qui ne sont pas seulement neufs, mais aussi capable d'exprimer le monde dans lequel ils voient le jour d'une façon particulièrement saisissante et convaincante.



Le sens du sacré et l'immersion de la voix humaine dans la substance sonore électronique n'attend d'ailleurs pas le début des années 1960 pour s'exprimer. Presque dès l'origine il se manifeste avec éclat dans l'une des oeuvres phares de la musique électronique, Gesang der Junglinge, Le chant des adolescents dans la fournaise, composé par Karlheinz Stockhausen entre 1955 et 1956.
L'oeuvre consiste en un alliage de voix d'enfants et d'un ruissellement de sons électroniques qui les enveloppent, les soulèvent, les traversent et les exaltent, dans une étrange dialogue où, selon la les parole même du compositeur se crée une véritable "liaison continue entre les sons chantés et les sons produits par les moyens électroniques. Les voyelles n'étant rien d'autre que des spectres harmoniques, les consonnes pouvant être assimilées à des bruits (processus vibratoires non périodiques), toute une gamme de sons complexes intermédiaires y avait été composée de manière synthétique."
Karlheinz Stockhausen comprend donc le rapport des voix et des sons électroniques comme l'enlacement de deux formes singulière d'une seule et même matière sonore considérée du point de vue de ses composants fondamentaux. Comme le notent Michel Chion et Guy Reibel dans Les musiques électroacoustiques : "Stockhausen ne renonçait pas à son vieux rêve de contrôler le timbre de l'intérieur."
Pourtant les auteurs font observer que "notre oreille perçoit dans cette oeuvre les sons de voix d'enfants et les sons électroniques comme des êtres en dialogue, certes, mais fondamentalement différents."
De fait, tout auditeur remarque aussitôt cette différence indéniable. Toutefois, le problème se pose peut-être sur un plan légèrement différent. Les voix multiples que nous entendons sont en réalité créées sur la base d'une seule, celle d'un jeune soliste dont la présence se détache parfois de l'ensemble et vient au premier plan. Ainsi, quoique la dimension humaine soit évidente, elle est elle-même troublée et métamorphosée par son traitement électronique si bien que l'écart des deux parties en dialogue n'est sans doute pas aussi net que l'on pourrait croire. Or, cette dimension est également perceptible à l'écoute. Certains passages révèlent particulièrement l'aura électronique donnée aux voix enfantines sans jamais les dissoudre ou les pulvériser de l'intérieur comme c'est souvent le cas de celle du récitant d'Epitaph für Aikichi Kuboyama.
Ce n'est d'ailleurs pas la seule particularité de Gesang der Junglinge. Comme le font justement observer Michel Chion et Guy Reibel, pour la première fois une oeuvre "produite au Studio de Cologne" trahit "le parti-pris électronique en introduisant des sons concrets dans la pâte musicale : ici la voix d'un jeune garçon, plus ou moins manipulée et multipliée." Si dans un premier temps les tenants de la musique électronique avaient en effet rejeté catégoriquement le projet de la musique concrète, (de tous les jeunes compositeurs sériels, Stockhausen s'était montré l'un des plus virulents adversaires de Pierre Schaeffer), voici que des sons d'origine non synthétique deviennent substance et partenaires à part entière du son électronique. Tout l'enjeu du débat acharné qui a opposé musique concrète et musique électronique se trouve à cette pliure historique.
Pour les premiers, l'art de la composition puise dans l'usage de sons détachés de leur contexte, puis associés et travaillés ensuite pour aboutir à l'oeuvre, le moyen d'un renouvellement de la musique. Pour autant, Pierre Schaeffer n'exprimait aucun rejet des formes musicales antérieures à sa découverte, ne cessant pas de les évoquer et de dialoguer avec elles dès la création de ses Cinq Etudes.
Les seconds, venus à l'origine de la musique sérielle pour instruments acoustiques défendent le principe d'une musique abstraite, c'est-à-dire d'une forme de composition dans laquelle la conception intellectuelle de l'oeuvre précède sa manifestation sensible par l'interprétation. A ce principe qui est celui de toute la musique occidentale depuis le Moyen-Âge, comme en témoigne l'antériorité de la partition sur l'exécution de concert, s'ajoute la volonté de contrôle intégral propre aux compositeurs sériels. La musique électronique, produite par synthèse selon la, volonté a priori du compositeur capable de soumettre les sons générés à des règles et des objectifs précis, offrait donc le moyen par excellence d'affirmer cet impérialisme intellectuel conduit à un degré jamais atteint, quitte à risquer le formalisme.
Or, dans Gesang der Junglinge, Stockhausen fait intervenir l'élément sensible d'une voix. Certes, cette voix est ensuite travaillée par les moyens électroniques ; certes, les parties chantées ont à l'origine été écrites par le compositeur, puis interprétées par le jeune soliste, mais la substance sur laquelle travaille Stockhausen lorsque il crée à proprement parler son oeuvre est pour partie humaine et sensible. L'écriture du chant réel avant traitement et démultiplication, construction des parties vocales par manipulations, déplacements, superpositions, etc, est moins la notation d'un discours musical complet que préparation du véritable matériau de composition dans lequel consiste la voix enregistrée, puis confrontée à l'élément électronique.
Force est de constater que les choix du compositeur brouillent la ligne de partage entre les deux musiques ennemies en créant, magnifiquement, une situation ambivalente. L'incertitude est d'autant plus grande si l'on se rappelle que pour Pierre Schaeffer la notion de musique concrète n'exclut nullement l'usage de sons électroniques comme matière première, dans la mesure où ce qui définit le caractère concret d'une oeuvre est qu'elle existe comme réalité sonore fixée plutôt qu'interprétée. Cette situation qui ne cessera de se reproduire - Epitaph für Aikichi Kuboyama en est un exemple remarquable - révèle combien les déterminations conceptuelles, si elles s'avèrent utiles, notamment à l'origine d'une nouvelle forme de création qu'il convient de définir avec clarté, ne sont que des cadres théoriques faits pour être traversés et contournés de tout côté par l'élan créateur des véritables artistes.
C'est justement à la poésie de Gesang der Junglinge qu'il faut maintenant revenir, à sa splendeur sonore et spirituelle, plus essentielle que les discussions abstraites. Laissons sur ce point la parole à Michel Chion et Guy Reibel qui l'expriment de manière particulièrement heureuse - lisant à la fin des années 1970 ce portrait de Gesang der Junglinge avant de disposer d'un enregistrement de l'oeuvre, j'avais éprouvé une telle émotion qu'il me semblait alors l'entendre à travers les formules si justes de cette belle évocation :
"Il ne faut pas oublier que le Gesang der Junglinge est une oeuvre religieuse, qui emprunte à la Bible quelques versets du "Cantique des enfants dans la fournaise ardente". Ce cantique, souvent mis en musique, (...) est un dénombrement extasié des merveilles de l'univers. "Lobet den Hernn" (louez le Seigneur) dit la voix du petit garçon quand elle est intelligible. Et la compréhension de ce thème peut nous aider à entrer dans le climat de jubilation rococo qui baigne l'oeuvre tout entière et lui donne son frémissement doré.
"L'enfant se promenant dans la fournaise ardente et l'exorcisant, la ramenant à n'être plus qu'une merveille de la création comme les autres, n'est-ce pas précisément la situation musicale qui se joue dans le Gesang der Junglinge, où les sons fragiles et humains des voix juvéniles affrontent la fournaise électronique et la transmutent, par une alchimie d'une extrême finesse, en une matière chaude et souple dont ils s'enveloppent ?"



Tchernobyl, composé par Jean Schwarz entre 1987 et 1989, offre un autre exemple, beaucoup, plus récent, de l'alliance des sons électroniques et des voix humaines dans une oeuvre d'ampleur sinon religieuse, du moins sacrée. Une nouvelle fois, il est ici question de l'âge de l'atome et de ses terribles effets lorsque se déchaîne la puissance nucléaire, fût-elle civile comme à Tchernobyl. Et de nouveau, le son électronique offre au compositeur le moyen d'expression le plus capable d'évoquer musicalement les ravages et les effrois de la catastrophe.
Comme on peut l'entendre ici, la question des distinctions théoriques et des hiérarchies de valeur entre musique concrète et musique électronique a perdu toute importance. Seule demeure la musique.
Tout comme Epitaph für Aikichi Kuboyama, Tchernobyl est une oraison funèbre, une méditation sur les victimes de la catastophe, autant qu'une évocation de celle-ci. L'ouverture de l'oeuvre semble également citer un court fragment d'une autre oeuvre de musique électronique : La création du monde, composée de 1982 à 1984 par Bernard Parmegiani, l'un des confrères de Jean Swarz au Groupe de Recherches Musicales, le GRM. Nous y reviendrons.

vendredi 23 septembre 2011

La Musique concrète VI : Définitions d'un genre



Cet extrait d'une oeuvre importante du compositeur Michel Chion (né en 1947) permet de poser de manière claire la question de la musique concrète. En effet, les musiques nées des grandes inventions d'après guerre composent un paysage si vaste et si riche qu'il est parfois difficile de saisir les distinctions ou les liens d'équivalence entre les concepts qui les désignent : musique concrète, musique acousmatique, musique électro-acoustique, musique électronique.



Historiquement, la paternité de la musique concrète revient à Pierre Schaeffer. Selon le compositeur, qui s'intéressait vivement aux possibilités d'invention sonore rendues possibles par la diffusion radiophonique, le germe de la musique concrète tient à un étonnant hasard rapporté en de multiples occasions et par de nombreux auteurs, parmi lesquels Guy Reibel et Michel Chion dans Les musiques électroacoustiques, publié par l'Ina Grm aux éditons Edisud en 1976 :
"C'est dans cette atmosphère de recherche que Pierre Schaeffer, ingénieur musicien provoqua sans le vouloir d'autres muses : après un incident technique (un sillon de disque refermé sur lui-même, répétant inlassablement le même fragment sonore), au lieu de rejeter ce qui n'était qu'un incident de travail, il se mit à écouter ce phénomène étrange, fragment de vie pris au piège, arraché de son contexte, livré hors du temps et hors normes, inlassablement répété. L'effet provoqué par ce fragment était tellement surprenant, imprévisible et sans commune mesure avec celui provoqué par le même fragment dans son contexte d'origine que Schaeffer, au lieu d'écarter l'incident, parce qu'aberrant, s'empressa d'en susciter de nombreux autres du même genre, afin de mieux observer ces prélèvements dans une plus grande variété. En même temps naissait chez lui l'idée toute nouvelle d'une musique de "bruits", ou plus précisément d'une musique faîte à partir d'autres sons que ceux des instruments traditionnels ; d'une musique qui aurait comme particularité d'être composée de sons "concrets" recueillis par l'enregistrement et assemblés directement par montage, mélange et manipulations éventuelles à l'aide des techniques de studio. Ces tentatives remettaient en question d'un coup l'ensemble du système musical, et offrait un mode d'accès fragile, grossier, mais plein de promesses vers de nouveaux continents musicaux."
Le lecteur de ce passage appréciera la facétie discrète avec laquelle les deux auteurs usent eux-mêmes de répétitions délibérées qui incorporent à leur écriture quelque chose de la répétition inlassable du disque au sillon fermé au lieu de se déployer normalement en spirale.
Quoi qu'il en soit, c'est de cette expérience inattendue que vont naître les premières études conduites par Pierre Schaeffer.



Parmi les découvertes de Pierre Schaeffer, il faut notamment citer le cas du son de cloche coupé. Le compositeur le raconte dans son premier Journal de la Musique Concrète (extraits cités par Michel Chion et Guy Reibel dans leur livre de 1976) :
" 19 avril. En faisant frapper sur une des cloches, j'ai pris le son après l'attaque. privé de sa percussion, la cloche devient un son de hautbois.
21 avril. Si j'ampute les sons de leur attaque : j'obtiens un son différent : d'autre part, si je compense la chute d'intensité, grâce au potentiomètre, j'obtiens un son filé dont je déplace le soufflet à volonté. J'enregistre ainsi une série de notes fabriquées de cette façon, chacune sur un disque. (...)
22 avril. Où réside l'invention ? Quand s'est-elle produite ? Je réponds sans hésiter : quand j'ai touché au son de la cloche. Séparer le son de l'attaque constituait l'acte générateur. Toute la musique concrète était contenue en germe dans cette action proprement créatrice sur la matière sonore."
Ces découvertes et ces réflexions permettent de mieux comprendre la nature spécifique de la musique concrète et de comprendre la définition qu'en propose Michel Chion dans La musique concrète, art des sons fixés, publié en 2009 par les éditions Mômeludies et le CFMI de Lyon :
"(...) je définis la musique concrète (terme inventé en 1948 par Pierre Schaeffer non seulement comme une musique faîte concrètement à même le son, sans passer l'écriture, mais aussi comme une musique existant concrètement, comme objet sonore fixé sur tout support d'enregistrement, et n'existant que sous cette forme."
Cette définition signifie notamment que la musique concrète n'est pas destinée à une exécution publique de type classique : certes, elle peut-être diffusée, éventuellement affectée de modifications en cours de diffusion, par le compositeur ou un ingénieur agissant selon ses directives, mais elle n'est pas jouée par un instrumentiste qui suivrait les notes inscrites sur une partition.




Ajoutons que le son ainsi retranché de son anecdote, isolé comme matériau et composé avec d'autres ne vaut plus comme document, ainsi que l'exemple de la cloche au son coupé le prouve. Ainsi, un son, même s'il est éventuellement reconnaissable n'est pas destiné à illustrer le monde réel, comme le ferait du point de vue visuel une photographie documentaire, mais devient élément musical d'une oeuvre à laquelle il s'intègre pleinement. De plus, la notion de son concret ne concerne pas que les seules sonorités produites à l'aide d'objets du quotidien, bien que les premières oeuvres de Pierre Schaeffer aient fait usage de tels objets. Le compositeur emploie d'ailleurs très vite un piano qu'il fait ensuite "préparer" par Pierre Henry en introduisant des objets entre les cordes afin d'en modifier les attaques et les timbres, selon un procédé inventé par le compositeur américain John Cage, sans parler de la voix humaine souvent mise à contribution, par exemple dans la Symphonie pour un homme seul.
De la même façon, Pierre Henry emploie dans ses oeuvres propres quantité de sons d'une infinie variété, les uns enregistrés en plein air ou dans sa maison, les autres empruntés à des oeuvres musicales déjà existantes et enregistrées, comme des symphonies de Beethoven ou des opéras de Wagner dont il détache des éléments pour les composer avec d'autres. En outre, Pierre Henry introduit des sons créés à l'aide d'instruments électroniques. L'usage de la lutherie électronique dans des oeuvres pourtant considérées comme relevant de la musique concrète, contribue à brouiller les définitions. Il nous faudra y revenir de façon précise.



Variations pour une porte et un soupir, oeuvre composée en 1963 par Pierre Henry, dont on peut entendre ici un extrait, illustre particulièrement les principes généraux de la musique concrète. On peut toutefois considérer provisoirement que la définition donnée par Michel Chion en 2009, et notamment la remarque selon laquelle est concrète toute musique fixée sur un support et existant comme telle par ce seul moyen, autorise de considérer l'emploi de sons électroniques comme une des formes possibles de la musique concrète. Celle-ci ne saurait donc se résumer à l'usage des seuls sons naturels.Dans le même ouvrage, Michel Chion l'affirme d'ailleurs avec force et précision, citant notamment un entretien radiophonique que Pierre Schaeffer lui avait accordé en 1975 :
"Le mot "concret" ne désignait pas une source. Il voulait dire qu'on prenait le son dans la totalité de ses caractères. Ainsi un son concret, c'est par exemple un son de violon, mais considéré dans toutes ses qualités sensibles.(...) Je reconnais que le terme "concret" a vite été associé à l'idée de "sons de casserole", mais dans mon esprit, ce terme voulait dire d'abord qu'on envisageait tous les sons, non pas en se référant aux notes de la partition, mais en rapport avec toutes les qualités qu'ils contenaient."
Michel Chion ajoute quant à lui :
"Il n'était pas question pour Schaeffer, au départ, d'exclure a priori les sources synthétiques. Et pour cause : la musique électronique proprement dite, quoiqu'annoncée depuis longtemps par une foule d'expériences n'était pas encore née (Il lui faudra attendre 1950). (...) La musique concrète des débuts emploie donc toutes sortes de sources y compris les instruments traditionnels (...), et même à l'occasion elle fait entendre des sons d'origine électronique, comme dans la Musique sans titre de Pierre Henry en 1950.



La vidéo ci-dessus présente pour conclure provisoirement un entretien de 1976 avec Michel Chion. Ci-dessous, un extrait de Requiem, oeuvre composée en 1973 par le même Michel Chion.



Question : s'agit-il de musique concrète au sens où la définit son auteur ?

Lien vers une page consacrée à la naissance de la musique concrète sur l'excellent site sohnhors. On y lira notamment une version légèrement différente de l'expérience de la cloche coupée, ce qui prouve une fois de plus que toute grande invention s'auréole d'une histoire à variantes multiples, pour le plus grand plaisir des passionnés :

http://sonhors.free.fr/panorama/sonhors7.htm


mercredi 21 septembre 2011

La Musique concrète V : Pierre Schaeffer dans les années 70



Dans les années 1970, Pierre Schaeffer qui, depuis longtemps, a poursuivi seul son travail de recherche et de composition, publie de nouvelles oeuvres d'une grande liberté de ton, dans lesquelles s'expriment non seulement les conceptions développées dans le Traité des objets musicaux, mais aussi l'inspiration joueuse d'un grand créateur en dialogue avec la tradition et les maîtres du passé. Il en résulte notamment des oeuvres comme Peu Banal, présenté par le compositeur comme un impromptu et Bilude, hommage d'une extrême virtuosité d'écriture, à Jean-Sebastien Bach. Cette rencontre musicale n'a rien d'inattendu si l'on songe que toute sa vie Pierre Schaeffer a travaillé à créer par l'exemple, autant que la théorie, un langage musical d'une aussi grande rigueur que celui du maître allemand qu'il revisite ici avec humour, science et bonheur.

La Musique concrète IV : Pierre Schaeffer et le Traité des objets musicaux



En 1966, Pierre Schaeffer publie un monumental ouvrage intitulé Traité des objets musicaux. Il y développe une pensée nouvelle du son, du solfège, de la composition et de l'art musical en général, selon l'expérience progressivement acquise depuis 1948.
Les trouvailles contemporaines masquent (ou bien révèlent ?) une énigme de toujours : la musique est-elle science ou art ? Quels sont ses éléments : signal physique ou signe d'un langage ? Mais la musique est-elle un langage ? D'ailleurs, de quelle musique s'agit-il : occidentale ou primitive, concrète, électronique ?... Y a-t-il des musiques singulières ou une musique plurielle ? Pierre Schaeffer répond que la musique est une architecture qui parle. Il s'agit, avec elle, de mettre en corrélation deux sortes de connaissances : celle de la Nature et celle de l'Homme.



On ne s'étonnera donc pas que l'auteur tourne autour de l'objet musical et le présente sous ses divers aspects. L'approche est successivement historique, linguistique, physique, philosophique, méthodologique, "acoulogique", musicale. On en arrive à une double conclusion : du concours des disciplines surgit une méthode propre à la musique, destinée à renouveler le solfège traditionnel et à fonder les musiques dans leur généralité. D'autre part, un tel itinéraire mène à son tour aux passages hermétiques - à moins qu'ils ne soient occultés par le respect humain - entre science et art, ces deux moitiés de l'expérience humaine.



Dans cet entretien télévisé du premier janvier 1967, Pierre Schaeffer commente la parution du Traité des Objets musicaux pour l'émission Lecture pour tous.

La Musique concrète III : Pierre Schaeffer et Pierre Henry : Symphonie pour un homme seul



Entre 1949 et 1950, la collaboration de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry donne naissance à une oeuvre d'une ampleur inégalée : la Symphonie pour un homme seul. Comme son titre l'indique, cette composition à deux créateurs se présente comme une symphonie en raison de sa longueur et de sa très grande profusion sonore, bien qu'elle emprunte plutôt dans sa structure la forme d'une suite à la française, selon la succession de "douze séquences d'allure, de caractère, de textures et de scansions variés", ainsi que le note Anne Rey. Le titre quant à lui se réfère à la volonté commune des deux compositeurs de peindre l'homme de l'intérieur et de l'extérieur, dans l'équivalent musical d'un théâtre de l'individualité selon ses différentes humeurs, dispositions intérieures, tensions, désirs, aspirations et confrontations, dans un esprit qui n'est pas très éloigné des conceptions de l'individualité alors mises en scène par un Ionesco ou un Beckett.



Pierre Schaeffer commente ainsi le lien artistique qui l'unit à Pierre Henry et donne naissance à la Symphonie pour un homme seul : "J'étais seul et égaré. C'est alors que survint Pierre Henry. Il était timide et habile, il parlait peu, mais dès les premières séances le piano préparé parlait pour lui, et de quelle façon prestigieuse ! C'est à cette époque que nous avons composé ensemble la Symphonie pour un homme seul. J'en avais l'idée, le canevas, la volonté. Pierre Henry y apporta matériaux, inspiration, virtuosité. C'était une rencontre providentielle - ou diabolique - un ménage de sorciers."



L'analyse de cette collaboration telle qu'elle s'incarne dans l'oeuvre confirme la complémentarité des deux "Pierre" évoquée par Pierre Schaeffer dans son hommage à l'apport de Pierre Henry. Comme le remarque Anne Rey : "C'est la voix du premier, éructant, sifflant, fredonnant ou s'affrontant à un rire de femme qu'on entend dans la Symphonie d'aujourd'hui (version en douze mouvements remaniée en 1951 et remasterisée en 1966 par Pierre Henry). Ce sont les mains de ce dernier qui frappent furieusement les touches du piano préparé, glissent ici une valse, là un tango narquois ; elles qui soumettaient les timbales à d'exquises tortures et qui ont délicatement sorti des cordes d'un violon ce son tournoyant, peu à peu transformé en stridance pure, qui couronne toute l'oeuvre de son accord final."





Toutes les dimensions de l'existence intérieure de la conscience sont envisagées, de l'érotique à l'héroïque, non sans humour et sens de la dramaturgie. En ce sens, l'oeuvre est une véritable expérience de la conscience en proie à ses extases, ses démons et ses marionnettes intimes.









La suite des mouvements, en référence à diverses formes issues de l'écriture classique, permet de donner naissance à de petits théâtres secondaires à l'intérieur du grand théâtre général de la conscience. Chacun propose son petit drame, ses acteurs, ses situations entraînées dans une implacable mécanique musicale. Ce sont autant de voix tourbillonnantes et obsédantes qui hantent la solitude de l'homme sonore né de la collaboration des deux "Pierre".
En dehors de Prosopopée II qui constitue en fait le septième mouvement de l'oeuvre, et des mouvements absents de cette page, l'ordre des vidéos présentées ici correspond à celui de la Symphonie pour un homme seul.

La Musique concrète II : Pierre Schaeffer et les Etudes des années 1950



Etude Noire, composée en 1950, poursuit le travail entepris avec les Cinq Etudes de Bruits, en intégrant cette fois une plus grande variété de sources sonores travaillées sur bande. Rejoint par Pierre Henry qui devient son collaborateur, il introduit notamment dans ses oeuvres des pianos préparés par celui-ci.





En 1958, Pierre Schaeffer compose d'autres études d'ampleur symphonique dans lesquelles il enrichit peu à peu l'expérience de la musique concrète, empruntant les formes anciennes pour les adapter à une nouvelle grammaire musicale qui découchera plus tard sur le Traité des objets musicaux en 1966.

La Musique concrète I : Pierre Schaeffer et les Cinq Etudes




Etude aux chemins de fer, composée en 1948 est la seconde de musique concrète. Elle avait été précédée, également en 1948 de La déconcertante ou Etude aux tourniquets.




La même année, Pierre Schaeffer compose quatre autres pièces d'inspiration similaire parmi lesquelles Etude Pathétique.



Etude violette appartient également à ce premier cycle de 1948.

Bio-bibliographie de Pierre Schaeffer publiée sur le site de l'Ircam : http://brahms.ircam.fr/pierre-schaeffer

Connu comme le père de la musique concrète, Pierre Schaeffer est aussi un écrivain et un pionnier de la radio, notamment en tant que fondateur du service de la recherche de l'ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française), qu'il dirigea de 1960 à 1975. Chercheur, issu de l'École polytechnique en 1931, puis de l'École supérieure d'électricité et de celle des télécommunications, il a mené une réflexion non seulement sur la communication audiovisuelle, mais aussi, et surtout, sur la musique ; à ce titre, son œuvre théorique est aussi importante que sa production musicale proprement dite, relativement réduite.

En 1934, il est affecté à la direction régionale des télécommunications à Strasbourg. De 1935 à 1943, il suit les cours d’analyse musicale de Nadia Boulanger. En 1938, il entame une chronique sur la radiodiffusion dans laRevue musicale. Mobilisé en 1939 et démobilisé en juillet 1940, Pierre Schaeffer anime Radio Jeunesse en octobre, puis fonde Jeune France sous l’égide du ministère de la Jeunesse.

Fin 1941, il est nommé ingénieur à la radio de Marseille, où il rencontre Jacques Copeau. Avec lui, il organise en 1942 le stage de Beaune sur la radio et les arts-relais. Il crée cette même année le Studio d’essai au sein de la Radiodiffusion française et y enregistre La coquille à planètes, opéra radiophonique.

De ce studio consacré à l'expérimentation radiophonique va naître la musique concrète en 1948, avec notamment les Études de bruits. Rejoint par Pierre Henry, qui va devenir son plus proche collaborateur, il écrit plusieurs œuvres en commun avec celui-ci dont la Symphonie pour un homme seul (1949-1950), qui, chorégraphiée par Maurice Béjart, fera le tour du monde en 1955 et Orphée 51 ou Toute la lyre, première musique de scène mélangeant voix, instruments et bande magnétique.

Schaeffer fonde le Groupe de recherche de musique concrète au sein de la radio en 1951. En 1952, il publie À la recherche d’une musique concrète au Seuil et réalise une première anthologie des œuvres du Studio d’essai et du Club d’essai, qu’il intitule Dix ans d’essais radiophoniques (1942-1952).

En 1953, chargé de mission au ministère de la France d’outre-mer, Schaeffer crée la Sorafom (Société de radiodiffusion de la France d’outre-mer), organisme reconnu officiel en 1955 et dont il est remercié en 1957.

En 1958, année de composition de l'Étude aux allures, de l'Étude aux sons animés puis de l'Étude aux objets, le Groupe de recherche de musique concrète devient le Groupe de recherches musicales (GRM) qui va servir de laboratoire à toutes les expérimentations, pour aboutir finalement à la remise en question de notions a priori évidentes comme la musique, l'écoute, le timbre ou le son et sera plus tard codifiée dans le monumental Traité des objets musicaux (1966).

En 1960, le premier festival de la recherche est organisé, proposant des concerts, projections de films et rencontres. En 1962, est créé une première version du Concert collectif. Pierre Schaeffer entreprend une série de conférences dans de nombreux pays. Il abandonne en 1966 la direction du GRM à François Bayle et se consacre au service de recherche qu'il crée en 1960 jusqu'à son remplacement par l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), en 1975. Il est alors membre du CNRS (1967-1975). À partir de 1968, il dirige un séminaire de musique expérimentale au Conservatoire national supérieur de musique. Il y reste professeur jusqu'en 1980.

Pierre Schaeffer présente en 1970 un bilan de la recherche sur les modes et systèmes de la communication audiovisuelle et de 1971 à 1975, il est président de la Commission de recherche du Conseil international du cinéma et de la télévision à l’UNESCO. En 1970 et 1972 paraissent les deux volumes des Machines à communiquer.

Il revient brièvement à la composition avec Le trièdre fertile (1975) et Bilude (1979) mais consacre l'essentiel de son temps aux recherches de réseaux spécifiques de communication et à son activité littéraire. De nombreuses émissions lui sont consacrées et il reçoit des honneurs tels que celui de membre honoraire de la faculté des Arts de l’Université de Tel Aviv en 1982 ou le Prix McLuhan de la communication à Montréal en 1989, ainsi que de nombreux hommages au Centre Georges-Pompidou, l’Ina, la Cité des sciences, Polytechnique, pour n'en citer que quelques-uns.

© Ircam-Centre Pompidou, 2010

Sources

  • Jacqueline Schaeffer ;
  • Jocelyne Tournet, Sur les traces de Pierre Schaeffer 1942-1995, éd. Ina et La Documentation française, 2006 ;
  • Sophie Brunet, Sylvie Dallet, Jacqueline Schaeffer, Itinéraires d’un chercheur, Fonds Jacqueline Schaeffer.


Lien vers une autre étude bio-bibliographique consacrée à Pierre Schaeffer :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer

Qu'est-ce que la musique concrète - article publié dans Wikipédia :

La musique concrète ou musique acousmatique (aussi appelée musique pour bande) est un genre musical dont les fondations théoriques et esthétiques ont été développées en France par Pierre Schaeffer à la fin des années 1940 pour la musique concrète, et par François Bayle vers 1973 pour sa généralisation acousmatique. Ce genre se développera dans les pays francophones (France, Belgique, Canada), en Amérique du Sud, au Royaume-Uni…

Est dit acousmatique un son que l'on entend sans voir la cause qui le produit. Par exemple, on peut dire de la radio qu'elle est un média acousmatique.

De façon plus large1, l’électroacoustique recouvre l’ensemble des genres musicaux faisant usage de l’électricité dans la conception et la réalisation des œuvres. Ainsi sont électroacoustiques les œuvres de support (art acousmatique), les œuvres pour instruments ou corps sonores amplifiés (à condition que cette amplification intervienne de manière décisive dans l’esthétique et les choix de composition), les œuvres mixtes (mêlant instruments et piste sonore sur support), les œuvres live electronic (pour synthétiseurs en direct, instruments acoustiques avec dispositif de transformation électronique ou numérique en temps réel), les installations sonores interactives, etc.

L'expression de musique acousmatique2 est utilisée pour signifier la dématérialisation de la source sonore, l'abolition de la dépendance à l'événement visible (tout corps sonore, instrument, synthétiseur, ordinateur, etc., joués « en direct ») et l'abstraction sonore (qui ne lui est toutefois pas exclusive). La musique acousmatique peut cependant être associée à des éléments visuels (lumières, installations plastiques, décors divers…) sur lesquels l'auditeur, s'il n'écoute pas déjà les yeux fermés, puisse fixer son regard. On peut également « voir » l'interprète acousmatique, et sa console de projection, mis en valeur, qu'il soit situé au centre de la salle ou, plus rarement, sur scène.

Plus généralement, l’art acousmatique3 regroupe les musiques concrètes ou acousmatiques, les créations radiophoniques et Hörspiele, les musiques acousmatiques d’application (musiques pour le théâtre, la danse, le cinéma, la vidéo…), les installations sonores travaillées sur support audio diffusé sur haut-parleur (dont la conception visuelle n’installe pas de rapport direct de cause à effet avec le résultat sonore entendu), une certaine frange des musiques populaires dites électroniques issues d’une réalisation en studio fixée sur support et livrée à l’écoute seule. Enfin, certaines réalisations de poésie sonore pour celles qui se rapprochent de la création radiophonique.

Qu’est-ce que la musique concrète ou acousmatique ?

Le terme de « musique concrète » s'oppose à celui de « musique abstraite », musique qui nécessite le concours d'un médium (comme la partition) et d'interprètes pour concrétiser l'œuvre conçue par son auteur, alors que le compositeur de musique concrète/acousmatique travaille directement sur le son même (en l'écoutant au travers des haut-parleurs) afin de réaliser et finaliser lui-même sa création.

Certains voient les prémices de la musique concrète chez les bruitistes italiens (comme Luigi Russolo), mais la différence fondamentale entre le bruitisme (manifestant, certes, une écoute du monde des bruits comme musique mais se réalisant par la fabrication de bruiteurs...) et la musique concrète est l'enregistrement (la fixation des sons), puis le travail du son permis par les supports, d'abord sur disque souple, puis sur bande magnétique, K7, enfin CD, mini disc, disque dur, DAT… et, surtout, son écoute au travers des haut-parleurs considérés, dans ce genre musical, comme un écran acoustique ou vont se mettre en scène les images sonores.

C'est pourquoi on dit que l'art acousmatique est un art de support. Ce support est au musicien « concret » ce que la pierre est au sculpteur, la toile au peintre, l’épreuve au photographe, la pellicule au cinéaste. Comme le sculpteur son matériau, il taille dans la matière des sons, il construit, il détourne, souvent. Comme le peintre ses couleurs, il juxtapose, il mélange, il transforme, il compose. Comme le photographe, il saisit, il cadre, il éclaire, il surimprime. Comme le cinéaste enfin, il régit le temps, il crée le mouvement, il monte, il oppose, jouant de la répétition et de l’attente, de la continuité et de la rupture, de la fluidité et du heurt.

C'est à partir de prises de son que le compositeur constitue son matériau : d'origine acoustique, il peut être issu de jeux sur des dispositifs choisis pour leur aptitude à « sonner » (des corps sonores4), d’univers habités d’événements caractéristiques, de parcours, de gestes ou de séquences jouées à dessein, voire de sons « figuratifs », « anecdotiques », évocateurs ou de jeux sur des instruments traditionnels ou « exotiques » ; synthétique, il peut être constitué de sons ou de séquences électroniques jouées au synthétiseurs, ou numériques, issues d’une programmation logicielle ou de transformations immédiates d’événements sonores. On y trouve aussi des ambiances quotidiennes souvent détournées de leur signification.

Tout d'abord, les œuvres ont été composées sur disques souples. Le compositeur préparait ses disques sur lesquels il enregistrait ses sons et ses séquences, puis les plaçait sur plusieurs platines (Pierre Henry parle de huit plateaux5), jouant avec des systèmes de clefs. Ainsi il pouvait démarrer et stopper à volonté chaque platine, commencer le son ou la séquence à l'endroit de son choix, faire des variations d'intensité, de vitesse ou encore inverser le sens de rotation du plateau pour lire le son « à l'envers », etc. Chaque plateau était équipé de manivelles permettant glissandos et transpositions. Tous ces plateaux tournaient, contrôlés par celui qui était tout à la fois le compositeur et l'instrumentiste interprète de sa propre musique en train de se faire, pendant qu'une autre platine gravait le résultat, qu'on appelait mixage. Le temps de réalisation, pour ces compositeurs qui avaient acquis tout le savoir faire propre à la musique contemporaine, n'était ni plus long ni plus coûteux que pour ceux qui composaient sur partition et faisaient jouer leurs œuvres par des formations instrumentales.

Le magnétophone va faciliter la création « concrète » en apportant une plus grande précision dans le travail de montage, puisqu'on peut couper la bande et recoller les morceaux, et du mixage car on peut préparer sur plusieurs magnétophones des voies de mixage synchronisées entre elles en mesurant les longueurs de bande magnétique. Toutes les opérations possibles sur platine disque se retrouveront sur magnétophone : variation de vitesse, rotation des plateaux à la main, lecture des sons à l'envers (en retournant le morceau de bande magnétique et non plus en inversant le sens de rotation du moteur), etc. Cet outil va également permettre de mieux prévoir le temps et la forme de la composition fixée sur support, même si les « trouvailles » dues aux expérimentations et au goût du créateur pour le détournement des machines de la radio à des fins artistiques continueront de jouer un rôle important dans ce qu'on appelle la « démarche concrète ».

Pour peu donc, qu’il porte en lui un monde sonore suffisamment riche, son savoir-faire, sa sensibilité, son intuition, son goût du jeu lui dictent les détails de son travail au fur et à mesure qu'il l’entend6,7 : en un constant aller retour du faire à l’entendre, il élabore ainsi progressivement son œuvre, dans une démarche qui tient autant de la volonté, d’un projet préalable de composition (le choix d’une thématique, d’un univers sonore, d’une « grande forme », d’un découpage) que de la sensibilité, rendant possible l’invention d’une « écriture » par l'exploitation des synchronismes, des accidents, des contrastes, des similitudes, des diffractions, des convergences. Rigueur et liberté, sens de la construction et goût du geste, volonté et disponibilité sont des qualités également nécessaires pour parvenir à une œuvre cohérente, qui, au-delà de la surprise, captive et accroche l’écoute.

Enfin, comme le cinéaste, il projette ensuite son œuvre devant le public à travers un dispositif de projection du son : un orchestre composé de haut-parleurs de différentes « couleurs » et de différentes puissances, disséminés dans l'espace du concert8, de la galerie, du musée, du lieu public selon qu’il a choisi de composer pour le concert, l’installation sonore ou tout autre forme d’expression acousmatique. À travers ce qu’on peut appeler une interprétation (des choix d’implantation, une spatialisation, un jeu sur les intensités et les couleurs, des filtrages) il rend son œuvre accessible au public, désormais livré au seul empire de l’écoute9

Historique

C’est grâce à l'arrivée des techniques d'enregistrement, d'abord le disque souple puis le magnétophone (1939) et la bande magnétique, puis la généralisation de l’utilisation des procédés magnétiques dans l’industrie phonographique (1945), que les tenants de la musique concrète pourront commencer l’exploration du phénomène sonore.

En 1948 Pierre Schaeffer, animateur d'une petite équipe de recherche au sein de la Radiodiffusion française, invente une nouvelle forme d’expression artistique qu’il appellera lui-même « musique concrète »10.

Situé à Paris et succédant au Studio d’essai, le Club d'essai de Pierre Schaeffer, rejoint en 1949 par Pierre Henry, deviendra le Groupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC) en1951, installé à la Radiodiffusion-télévision française (RTF). Pierre Schaeffer se servira de l’étude et du classement des sons pour bâtir ce qu’il nommera les objets musicaux11. Plusieurs compositeurs, parmi lesquels Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Henri Sauguet, Darius Milhaud, Philippe Arthuys, Karlheinz Stockhausen ou Jean Barraqué… passeront au GRMC effectuer quelques études concrètes.

Créateur et producteur de radio, où « l’écouter sans voir » fait à la fois le mystère et le succès de ce nouveau moyen de communication12, il se lance par hasard et par goût du jeu dans une aventure musicale entièrement neuve, après des mois d’expérimentations et d’observations sur les sons « fixés », que les procédés d’enregistrement lui permettent de réécouter à loisir : matériaux sonores les plus divers disponibles au sein de la phonothèque, abandonnés par les techniciens ou enregistrés par lui. Jouant avec plusieurs platines de tourne-disques, il écrit13 : « 21 avril 1948 : si j’ampute les sons de leur attaque, j’obtiens un son différent ; d’autre part, si je compense la chute d’intensité, grâce au potentiomètre, j’obtiens un son filé dont je déplace le soufflet à volonté. J’enregistre ainsi une série de notes fabriquées de cette façon, chacune sur un disque. En disposant ces disques sur des pick-up, je puis, grâce au jeu des clefs de contact, jouer de ces notes comme je le désire, successivement ou simultanément. […] Nous sommes des artisans. Mon violon, ma voix, je les retrouve dans tout ce bazar en bois et en fer blanc, et dans mes trompes à vélos. Je cherche le contact direct avec la matière sonore, sans électrons interposés. »

Il définira grâce à cette expérience le "dispositif acousmatique", mot emprunté à Pythagore qui signifie « perception auditive : celle des sons dont la source est cachée ». En 1948, Pierre Schaeffer compose sa première œuvre : les Cinq études de bruits. Elle sera créée sur la radio RTF le 5 octobre 1948 dans un « concert de bruits » présenté par Jean Toscane. Ce concert comprenait les pièces suivantes :

  • Étude n° 1 Déconcertante ou Étude aux tourniquets ;
  • Étude n° 2 Imposée ou Étude aux chemins de fer ;
  • Étude n° 3 Concertante ou Étude pour orchestre ;
  • Étude n° 4 Composée ou Étude au piano ;
  • Étude n° 5 Pathétique ou Étude aux casseroles.

Pierre Henry le rejoint au Club d’essai de la Radio en 1949. A eux deux, ils sont en France les fondateurs et les exemples de ce mouvement qui durant toutes les années 1950 marquera plusieurs générations. La Symphonie pour un homme seul (1950) restera le concert le plus célèbre de leur collaboration et la première grande œuvre de musique concrète. Plusieurs versions de l'œuvre existent. La première qui comprend 22 titres fut créée à l'École Normale de Musique le 18 mars 1950. Une version plus courte, 11 titres, fut ensuite donnée le 27 mai 1951. Mais c'est la version ballet, créée en collaboration avec Maurice Béjart le 31 juillet 1955 au Théâtre des Champs-Elysées qui donna à l'œuvre son retentissement mondial14.

En 1951 le groupe de Pierre Schaeffer devient le Groupe de recherches de musique concrète de la RTF. En 1958, après trois ans passés à l’écart du groupe, Pierre Schaeffer le reprend en main et met en place sa réorganisation administrative, esthétique et morale. Le G.R.M.C. devient le G.R.M.15. Pierre Henry s'en va et Luc Ferrari, Iannis Xenakis, François-Bernard Mâche, Bernard Parmegiani, Ivo Malec, François Bayle, etc. se joignent à Pierre Schaeffer qui voulait poser les postulats de la recherche qu’il nommait déjà « l’expérience musicale ».

De son côté Pierre Henry poursuit un chemin solitaire et fonde le premier studio privé de musique concrète, Apsome, en 1960. Dès lors son parcours est semé de concerts réunissant un public de plus en plus vaste : Messe pour le temps présent, Le Voyage, L’Apocalypse de Jean, Futuristie, Messe de Liverpool

Durant les années cinquante, nombre de compositeurs traditionnels ou d’avant-garde de l’époque, de Darius Milhaud à Iannis Xenakis, d’Olivier Messiaen à Edgard Varèse, d’Henri Sauguet à Pierre Boulez viennent s’initier à la pratique de la musique concrète auprès de Pierre Schaeffer. Au même moment, des compositeurs investissent à l’étranger les studios de composition électronique : Karlheinz Stockhausen à la WDR de Cologne (Gesang der Jünglinge, 1956), Luciano Berio à la RAI de Milan (Thema-Omaggio a Joyce, 1958). Aux États-Unis, l’expérience des sons fixés prend une tournure plus technique, avec les recherches de Max Mathews sur la synthèse sonore par ordinateur dans le laboratoire de la compagnie Bell Telephone à Murray Hill, mais aussi les tentatives d’Otto Luening (Fantasy in space, 1952) et Wladimir Ussachevsky (Incantation, 1953) au Columbia-Princeton Music Center de New York…

En France, se crée bientôt un véritable vivier de compositeurs purement acousmatiques : François Bayle (Espaces inhabitables, 1967), Pierre Boeswillwald (Sur les chemins de Venise, 1983), Michel Chion (Requiem, 1973), Christian Clozier (Quasars, 1980), Luc Ferrari (Hétérozygote, 1964), Jacques Lejeune (Parages, 1974), Bernard Parmegiani (De natura sonorum, 1975), Jean-Claude Risset (Mutations, 1969), Alain Savouret (L’arbre et coetera, 1972)…

On retrouvera ensuite les influences de cette démarche en musique électronique et en informatique musicale, et chez d'autres théoriciens de la musique du xxe siècle. Edgar Varèse(1950), fut un grand partisan de ces recherches sur le sonore et les utilisera dans son Poème électronique. Le travail des Beatles ou des Pink Floyd dans les années 60 et, encore récemment, le goût des musiciens électroniques pour le son d'origine acoustique capté par microphone (tel qu'il est souvent réalisé en musique concrète) ont favorisé une renaissance de la musique électronique : Christian Fennesz (en) et Francisco Lopez, entre autres, utilisent beaucoup de techniques empruntées à la musique concrète.

L’art acousmatique aujourd’hui

Soixante années de recherches, de réflexions et de production, quatre générations marquantes de compositeurs, des œuvres dont certaines sont déjà des « classiques », une production discographique éloquente signent la vitalité d'un genre malgré tout vierge de tout académisme. Influencés et stimulés par l’exemple de Pierre Schaeffer et par celui des pionniers de la musique électronique, de nombreux autres pays ont créé leurs studios. En 1970 Françoise Barrière et Christian Clozier fondent le GMEB, groupe de musique expérimentale de Bourges, catalyseur de la production électroacoustique mondiale et plus particulièrement dans les pays de l’Est, l’Europe du Nord, Cuba et l’Amérique du Sud. Grâce à l’existence de classes de composition au sein des conservatoires et des universités, la pratique de l’art acousmatique connaît un fort développement dans les pays suivants : France (avec Marcel Frémiot, Guy Reibel, Denis Dufour, Philippe Mion…), Canada (avec Francis Dhomont, Robert Normandeau, Louis Dufort), Belgique (avec Annette Vande Gorne), Royaume-Uni (avec Denis Smalley), Autriche (avec Dieter Kaufmann), Allemagne (avec Karlheinz Stockhausen, Hans Tutschku), Brésil (avec Jorge Antunes), Italie (Roberto Doati, Agostino di Scipio…), mais aussi Pologne, Hongrie, Suède, Norvège, Amérique du Sud, Argentins en France (Daniel Teruggi, Beatriz Ferreyra, Horacio Baggione, Diego Losa), États-Unis, Japon… L’acousmatique compte aujourd'hui de nouvelles générations de créateurs et des dizaines de compositeurs œuvrant dans un fourmillement de styles, d’univers, et de démarches parfois fort éloignées des idées premières de Pierre Schaeffer… (voir plus bas liste de compositeurs). Jouant d’une technologie en perpétuelle évolution, ces créateurs se reconnaissent sous différentes appellations16, dont la multiplicité un peu déroutante traduit à la fois le dynamisme et la (relative) nouveauté du genre.

Une expérience aux multiples prolongements

Aujourd'hui, le travail de composition de Michel Chion, qu'il nomme lui-même encore très volontairement « musique concrète », manifestant par là son attachement à un genre musical toujours plus que vivace (Diktat, Requiem, La Tentation de Saint Antoine, L'Isle Sonante, La vie en prose…), de François Bayle (L'Expérience Acoustique, Erosphère, Son Vitesse-Lumière, Motion-émotion, Univers nerveux…), de Denis Dufour (Bocalises, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Bazar punaise, Chanson de la plus haute tour, Voix Off…), de Pierre Henry, bien sûr, tout comme le travail très poétique de Bernard Parmegiani, Francis Dhomont, Luc Ferrari, Christian Zanési, Bernard Fort, Michèle Bokanovski, Christine Groult, Marc Favre, Lionel Marchetti, Jean-Marc Duchenne, Patrick Ascione, Eric Mulard… pour ne citer que quelques compositeurs français, est un bon exemple de la vigueur sans cesse renouvelée de la musique concrète, tant chez des compositeurs de haute maturité que chez d'autres, plus jeunes, qui élèvent habilement cet idée d'un art du haut-parleur lié à l'enregistrement du son, à la hauteur des ambitions initiales de Pierre Schaeffer…

Le monde de la composition instrumentale contemporaine est le premier bouleversé par l’expérience de la musique concrète. Des compositeurs tels que Iannis Xenakis, Ivo Malec,François-Bernard Mâche et Denis Dufour ont été puissamment influencés dans leur style et dans leurs idées musicales par des idées de morphologies et d’écriture venant de leur pratique du studio. Le « sillon fermé » s’insère peu à peu dans le vocabulaire musical contemporain et on ne peut nier que les compositeurs américains minimalistes (Steve Reich, Phil Glass, Terry Riley, La Monte Young…) aient été à leur tour inspirés d’abord dans leurs œuvres pour bande puis dans leurs œuvres instrumentales par l’idée de « boucle », mais aussi nourris de tout un savoir-faire de studio. Les possibilités décuplées d’intervention et de distanciation par rapport au temps musical qu’offre le studio ont produit des œuvres singulièrement nouvelles, et ce changement de paradigme se fait encore sentir dans la production actuelle.

Les sériels et post-sériels sont les plus longs à réagir et à admettre qu’une nouvelle musique peut se penser et se créer avec un comportement, un matériau, une démarche différente.

C’est dans les années 1970 qu’une nouvelle école esthétique voit le jour en France, se revendiquant des recherches de Pierre Schaeffer sur le son (mais non de la musique acousmatique), l’école spectrale17, qui s’inspire de la structure acoustique du son (ses harmoniques, son spectre) pour appuyer le choix des hauteurs, la définition de la forme et l’orchestration de l’œuvre.

Jean-Michel Jarre revendique quant à lui sa filiation avec le GRM, après avoir suivi quelques mois la classe de Pierre Schaeffer au Conservatoire national supérieur de musique de Parisà la fin des années 1960. On retrouve de semblables avatars musicaux outre-Rhin avec Klaus Schulze (inspiré par Karlheinz Stockhausen), Tangerine Dream et le groupe Kraftwerk des débuts. Dès la fin des années 1960, les séquences « planantes » et les effets sonores de studio envahissent la production pop : les Beatles (Revolution 9), les Pink Floyd (The Dark Side of the Moon), Can et plus radical encore Faust, mais aussi le Velvet Underground et Soft Machine… jusqu’à la variété internationale actuelle la plus hégémonique (Michael Jackson)

Enfin au début des années 1990 apparaît la Techno (musique électronique), dont les DJ’s, à la fois animateurs, techniciens et maintenant musiciens revendiquent aujourd’hui pour certains l’héritage de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry (qualifié à 70 ans sur la couverture d’un magazine de « plus vieux DJ du monde »), pour arriver en 2010 à l' "Human Concrete Music Project" (Diego Losa:musique concrète et REWIND: Human beat box).

Quant aux musiques d’application -commerciales et/ou publicitaires, d’illustration sonore pour la télévision, la radio, le théâtre ou le ballet, les bandes-son de courts ou de longs métrages, les « sonals », jingles et autres gimmicks sonores), elles ne sont pas les dernières à s’être emparées des possibilités expressives du son découvertes par le travail d’exploration et de défrichage des alchimistes de l’acousmatique.

Un nouveau genre de mélomane

Un nouveau public voit le jour depuis les premiers auditeurs qui assistèrent le 18 mars 1950 au concert historique de musique concrète à l’École normale de musique de Paris, en passant par la large audience des « grands-messes » de Pierre Henry ou de Stockhausen.

Dans les années soixante, sous l’influence de Karlheinz Stockhausen et de Pierre Henry, titillés par l’intrusion de nouvelles couleurs et des spectaculaires effets de studio dans leur univers musical, les adeptes de la pop music se joignent – parfois massivement – aux auditeurs de la musique électroacoustique.

Bénéficiant pour partie de la reconnaissance tardive accordée par les médias et le public cultivé au répertoire de ce siècle, la « musique pour bande » draine aussi un public curieux d’expériences musicales nouvelles. Enfin le travail de sensibilisation mené dans les écoles et les conservatoires en France porte ses fruits, et on rencontre de plus en plus de gens pour qui la découverte d’œuvres nouvelles ne se déduit pas nécessairement des stéréotypes de la consommation de masse, ni d’un quelconque carcan culturel, mais tout simplement du plaisir de l’exploration, de la jouissance sensorielle brute – et presque instinctive – du son. À travers des œuvres qui ne font en rien appel à une culture ou à un background obligé, ni à des références nécessitant de longues études musicologiques, ceci malgré une facture élaborée dont le raffinement et la richesse n’ont rien à envier aux œuvres des polyphonistes les plus subtils.

Plus que dans la nouveauté des sons et des timbres, la nouveauté radicale de l’art acousmatique gît dans la possibilité de fixer ces sons et de les réécouter autant que nécessaire au cours du travail, afin d’agir sur leurs caractères propres (attaque, timbre harmonique, grain, allure, dynamique, etc.), et enfin de livrer l’œuvre aux auditeurs, sans que ceux-ci aient accès aux sources « réalistes » (causales, anecdotiques) des sons. La dimension auditive pure est directement sollicitée. En l’absence de stimulation ou de distraction visuelle parasite, seul le son parvient à la perception et l’imaginaire entre en jeu alors librement. On peut dès lors abandonner toute référence musicale antérieure, pour peu que l’on joue le jeu de cette sorte d’« immersion ». Pierre Schaeffer écrit ainsi dans le Traité des objets musicaux18 : « Telle est la suggestion de l’acousmatique, nier l’instrument et le conditionnement culturel, mettre face à nous le sonore et son possible musical ».

Notes et références

  1. Comme on parle des arts plastiques, on en appelle désormais à l’utilisation de l’enseigne plus large encore des arts sonores, dans laquelle se range tout ce qui peut être écouté : les musiques instrumentales, les musiques populaires, l’électroacoustique, les musiques traditionnelles, les installations, le design sonore, la création radiophonique, etc.
  2. Bayle, F. (1973), Paris: Ina-GRM.
  3. Dufour, D. (1989), "Peu importe le son", Le Son des musiques, Symposium Ina-GRM et France-Culture, Paris : Ina-GRM/Buchet-Chastel. Appellation reprise en anglais (Acousmatic Art) par Dhomont, F. (1996), "Is there a Quebec sound", Organised Sound, 1(1), Cambridge University Press.
  4. « Le corps sonore, c'est la source matérielle du son qu'on peut identifier à travers lui. » In Guide des objets sonores, Michel Chion, Bibliothèque de recherche musicale, éd. Ina-GRM/Buchet Chastel, 1983.
  5. Journal de mes sons, Pierre Henry, 2004, Editions Actes Sud.
  6. C’est l’aspect expérimental de cette démarche (la fameuse « démarche concrète » où la composition est fondée sur l'écoute directe du résultat, en un constant aller retour du faire à l'entendre, à partir de sons créés ou captés et transformés) allié à une manipulation de sons « bruts », déjà « trouvés », qui pousse Pierre Schaeffer en 1948 à forger le terme fort évocateur de « musique concrète ». Il renvoie bien sûr explicitement à celui de musique « abstraite » instrumentale, qui se conçoit elle « à la table » de manière « théorique » (en dehors de tout contact direct avec le matériau, et dont la conception passe par l’abstraction d’une codification, d’un langage : le solfège).
  7. « Démarche où la composition est fondée sur l'écoute directe du résultat, en un constant aller retour du faire à l'entendre, à partir de sons créés ou captés et transformés. » Denis Dufour et Thomas Brando, À propos du genre acousmatique, 1997, Livre-CD MotusAcousma M197003 Gabriele/Perséphonie, éditions Motus.
  8. Dispositif de « projection du son », de diffusion (autrement appelé orchestre de haut-parleurs ou encore acousmonium — Bayle, F., 1973, Paris, GRM) : c'est un ensemble d'enceintes acoustiques réparties dans le lieu du concert dont on fait varier l'intensité et la couleur de sortie du son à l'aide d'une table de projection (via filtres, câbles et amplificateurs) pour la mise en espace des œuvres interprétées. Motus est actuellement la seule instance à avoir nommé, dès 1995, un interprète professionnel titulaire, Jonathan Prager, à la tête de son acousmonium.
    Projection du son : les musiques acousmatiques sont des œuvres fixées sur un support et données à entendre dans le cadre de concerts au travers d'un dispositif de « projection du son ». Il est donc nécessaire de travailler une interprétation « aidant à organiser l'espace acoustique selon les données de la salle, et l'espace psychologique selon les données de l'œuvre. Aménageant tutti et soli, nuances et contrastes, reliefs et mouvements, le musicien au pupitre devient le concepteur d'une orchestration et d'une interprétation vivante » (F. Bayle).
  9. Situation que désigne au sens propre le terme d’acousmatique (du grec akousma : perception auditive), dont voici quelques définitions et commentaires par divers auteurs.
    a. Pythagore (vie siècle av. J.‑C.) invente un dispositif original d'écoute attentive, en se plaçant derrière un rideau pour enseigner à ses disciples, dans le noir, et dans le silence le plus total. « Acousmatique » est le mot qu'il emploie pour désigner cette situation –et les disciples mêmes qui développent ainsi leur technique de concentration. On sait que ce philosophe, mathématicien et musicien, n'a laissé aucune œuvre écrite.
    b. Jérôme Peignot. De nos jours, lors de la grande aventure de la radiophonie dans les années 1950, tandis que naissaient les premières « musiques de bruit » et que Pierre Schaeffer en définissait les premiers traits méthodologiques, l'écrivain et poète Jérôme Peignot déclara dans une émission : « Quels mots pourraient désigner cette distance qui sépare les sons de leur origine… Bruit acousmatique se dit (dans le dictionnaire) d'un son que l'on entend sans en déceler les causes. Eh bien ! la voilà la définition même de l'objet sonore, cet élément de base de la musique concrète, musique la plus générale qui soit, de qui… la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts ». (In Musique animée, émission du Groupe de musique concrète, 1955).
    c. Pierre Schaeffer, dans son Traité des objets musicaux (1966) reprend le terme d'acousmatique et le rattache à « l'écoute réduite » : « le magnétophone a la vertu de la tenture de Pythagore : s'il crée de nouveaux phénomènes à observer, il crée surtout de nouvelles conditions d'observation. » — cité par F. Bayle, in Vocabulaire de la musique contemporaine [archive], collection Musique ouverte J.Y. Bosseur, éd. Minerve.
    d. Denis Dufour et Jean-François Minjard. L'art acousmatique est un art du son produisant une œuvre fixe et définitive, sur support, proposée à la seule écoute : sans recours au visuel et utilisant tous les moyens électroacoustiques offerts aux compositeurs par le studio, quelles que soient les technologies employées. La composition acousmatique est fondée sur l'écoute. En un constant aller retour du faire à l'entendre, à partir de sons créés ou captés et transformés, le compositeur fabrique et agence les éléments de son œuvre en une invention inouïe d'écriture de détail et d'articulation des images de sons entre elles. Les sons travaillés pour eux-mêmes, donc détachés de leur mode de production, impliquent l'abandon de leur causalité réelle au profit d'une causalité virtuelle, elle-même génératrice d'espaces internes, externes, induits, imaginaires, métaphoriques, etc., dont les juxtapositions provoquent du sens. (in Vocabulaire de la musique contemporaine [archive], collection Musique ouverte J.Y. Bosseur, éd. Minerve).
    e. Michel Chion. Acousmatique : se dit de la situation d'écoute où l'on entend un son sans voir les causes dont il provient. Ce mot grec désignait autrefois les disciples de Pythagore, qui écoutaient leur maître enseigner derrière une tenture. Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète, a eu l'idée d'exhumer ce mot pour caractériser la situation d'écoute généralisée par la radio, le disque, le haut-parleur. Dans son Traité des objets musicaux (1966), il a analysé les conséquences de cette situation sur la psychologie de l'écoute. Après lui, le compositeur François Bayle a imaginé de récupérer le terme d'acousmatique pour désigner ce qu'on appelle plus communément musique électroacoustique. « Musique acousmatique », «concert acousmatique » sont pour lui des termes mieux appropriés à l'esthétique et aux conditions d'écoute et de fabrication de cette musique « invisible », née du haut-parleur et où le son enregistré est délié de sa cause initiale. (Michel Chion in Dictionnaire de la musique Larousse).
  10. Pour mémoire, signalons que divers expérimentateurs ont exploré avant Schaeffer des idées mettant en jeu le son ou les bruits comme matériaux relevant des exigences de la composition : le peintre et compositeur futuriste italien Luigi Russolo au début de ce siècle (avec ses « intonarumori »), le cinéaste expérimental allemand Walter Ruttmann, qui utilisa la bande son d’une pellicule cinématographique pour produire un « film sans image » (Week-End, 1930), et bien sûr Edgar Varèse, et sa fameuse utopie du « son organisé » … Notons cependant qu’aucun d’entre eux n’eut l’idée d’utiliser l’enregistrement (pourtant accessible et perfectible dès les années 1910) afin de créer un véritable « art des sons fixés » (l’expression est de M. Chion).
  11. Le Traité des objets musicaux, ouvrage fondamental et somme théorique des recherches de Schaeffer et son équipe du GRM, est publié aux éditions du Seuil (1966).
  12. Voir Orson Welles et ses célèbres émissions pour la radio américaine Dracula (1938) et surtout La Guerre des Mondes (1938). En 1943-44, Pierre Schaeffer quant à lui crée à son tour une fiction radiophonique La Coquille à planètes.
  13. Dans le Premier journal (1948-1949) de son ouvrage A la recherche d’une musique concrète (Seuil, 1952).
  14. La musique concrète connaît un véritable début de popularité, attestée par le film de François Truffaut, L’amour à vingt ans (1961), où les deux protagonistes sortent un moment assister à une conférence sur la musique concrète…
  15. Actuellement dirigé par Daniel Teruggi, le GRM fut intégré en 1974 à l’Institut national de l’audiovisuel.
  16. Musique acousmatique : selon les époques, les lieux et les écoles, cette musique a eu aussi pour noms musique concrète, musique expérimentale, musique électronique, musique électroacoustique, Tonbandmusik, Elektronische Musik (Allemagne), Tape music (USA).
  17. Avec l’ensemble Itinéraire et Gérard Grisey, Tristan Murail
  18. Le Traité des objets musicaux, ouvrage fondamental et somme théorique des recherches de Schaeffer et son équipe, est publié aux éditions du Seuil (1966)

    Compositeurs acousmatiques

    Bibliographie

    • Pierre Schaeffer, À la recherche d’une musique concrète, Paris, Seuil, 1952
    • Pierre Schaeffer, De la musique concrète à la musique même, Québec, Mémoire du Livre, 2002
    • Michel Chion, La Musique électroacoustique, Paris, PUF, 1982, coll. « Que sais-je ? »
    • Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, Paris, Seuil, 2/1976
    • Pierre Schaeffer, Vers une musique expérimentale, Paris, Richard-Masse, 1957
    • Pierre Schaeffer, Guy Reibel et Beatriz Ferreyra, Solfège de l’objet sonore, Paris, INA-GRM, C2010/11/12, 1998. (comporte 3 CD)
    • François Bayle, Musique acousmatique : propositions... positions, Buchet/Chastel, Paris, 1993
    • François Bayle, Parcours d'un compositeur, M.Chion/Musiques et recherches, Bruxelles, 1994
    • François Bayle, L'image de son, technique de mon écoute, Klangbilder, Imke Misch-Ch. v. Blumröder/Lit Verlag, Münster, 2003
    • François Bayle, Portrait polychrome, M. de Maule/Ina, Paris, 2004
    • Lionel Marchetti, La Musique concrète de Michel Chion, Metamkine, 1998
    • Lionel Marchetti, L'idée de tournage sonore : lettre à un étudiant, Entre-deux/Mômeludies éditions/CFMI de Lyon, 2008
    • Lionel Marchetti, Haut-parleur, voix et miroir… (essai technique sous forme de lettre), Revue & corrigée - 2003 ; réédition Entre-deux/Mômeludies éditions/CFMI de Lyon, 2009
    • Michel Chion, La Musique concrète, art des sons fixés, Entre-deux/Mômeludies éditions/CFMI de Lyon, 2010